«Счастливчик»

Песня «Fortunate Son» («Счастливчик») была выпущена американской группой Creedence Clearwater Revival в 1969 году на их четвертом студийном альбоме «Willy and the Poor Boys».

На написание этой антивоенной композиции Джона Фогерти вдохновил Дэвид Эйзенхауэр, внук Дуайта Эйзенхауэра и зять президента Ричарда Никсона. В интервью журналу «Rolling Stone» Фогерти заметил: «Джули Никсон ошивалась с Дэвидом Эйзенхауэром, и у меня было четкое ощущение, что никто из них не собирался принимать участие в войне. В 1968 году большинство населения полагало, что боевой дух в войсках очень высок, и восемьдесят процентов из них поддерживало войну. Но некоторым из нас, кто внимательно следил за событиями, просто было понятно, что нас ждут неприятности».

Если ты не родился с серебряной ложкой в руке, если ты не сын сенатора или олигарха, ты вряд ли попадешь в число везунчиков. Участь бедняков − отправляться удобрять далекие земли. Вечная тема.

Posted in Музыка | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Договор о передаче «Троицы» церкви подписан

Наконец, в резонансной истории с иконой «Святой Троицы» Андрея Рублева стали появляться реальные документы. Министр культуры РФ Ольга Любимова и патриарх РПЦ Кирилл подписали сегодня в Александро-Невской лавре договор о передаче ее в «безвозмездное пользование» Троице-Сергиевой лавре. Как сообщалось ранее, до 18 июля икона будет находиться в столичном храме Христа Спасителя, а уже на следующей неделе ее должны передать в реставрационный Центр имени Грабаря. Заседание консультационного совета, на котором будут приняты решения по реставрационным мероприятиям, пройдет до конца июля.

Патриах Кирилл и Ольга Любимова подписывают договор о передаче иконы "Троица" РПЦ 12.07.23

Патриарх Кирилл так прокомментировал подписание договора: «Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло − надеемся, безвозвратно − то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность. И документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы». Источник.

Напомню, устное решение Владимира Путина о передаче «Троицы» церкви было озвучено 15 мая 2023 года. Основной проблемой в вопросе возвращения иконы РПЦ стало ее крайне хрупкое физическое состояние: икона неминуемо погибнет вне музейных условий. К сожалению, к мнениям опытных экспертов и искусствоведов, заявивших о бедственном состоянии памятника, чиновники не прислушались. В дальнейшем, как показывает практика, вину за утрату иконы служители церкви легко смогут переложить как на реставраторов Третьяковки, так и на реставраторов Центра имени Грабаря. Да, и мало ли на кого − крайние всегда найдутся. Очень печально, что сегодняшний договор стал фактически приговором для шедевра древнерусского искусства.

Кстати, запомним для истории и имена подписантов: Ольга Борисовна Любимова и патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев).

Фото: © Олег Варов / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Posted in События | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Шахматы Ман Рэя

Перед вами шахматные фигуры, дизайн которых разработал еще в начале двадцатых годов прошлого века художник Ман Рэй (Man Ray). Говорят, что на создание этого минималистичного шедевра его вдохновил Марсель Дюшан. Ман Рей предусмотрел, чтобы сила каждой фигуры отражалась в ее размере. Помимо этого, скрытый символический смысл заложен и в их форме. Например, конь выполнен в виде фрагмента скрипичного завитка, король − в форме пирамиды, а ферзь представляет собой конический головной убор, который носили в средние века. Существует несколько вариантов шахматных наборов Ман Рэя, выполненных из разных материалов. Ниже − экспонат из постоянной коллекции Музея современного искусства Сан-Франциско, сделанный в 1947 году из анодированного алюминия. Фото: © SFMOMA.

Ман Рэй. Шахматный набор, 1920-1947 гг. Анодированный алюминий. SFMOMA.

Краткая справка. Ман Рэй (урожденный Эммануэль Радницкий, 1890−1976) − французско-американский художник, фотограф и кинорежиссер, представитель сюрреализма. В 1999 году был признан журналом «Арт-Ньюз» одним из двадцати пяти наиболее влиятельных художников XX века.

Posted in Вино и домино, Дизайн | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Говорит Флеминский, часть 3

Из цикла «Художник говорит».

«Искусство развивается не менее стремительно, чем технический прогресс. В искусстве, в его оценках и суждениях о нем, мы привыкли больше ориентироваться на классику, у нас больше доверия к тому, что прошло испытание временем. Но оправдано ли это? Может быть, в этом виноваты не столь образы красоты и гармонии самого искусства уже достаточно далекого от нас, а просто слепой пиетет и инерция, препятствующая влюбляться в новое искусство и относиться к нему с не меньшим пиететом?

Ну, действительно, нас − современных людей, − которые за один день видят больше визуальных изображений, чем человек средневековья за всю жизнь, много ли связывает с искусством, к примеру, эпохи Возрождения? Это только на первый взгляд, может казаться, что по отношению к искусству мы похожи с людьми того времени, но на самом деле между нами − почти пропасть! То, что считалось важным, правильным и ценным тогда, сейчас наоборот, почти никого не интересует, а часто вообще порицаемо в искусстве. Художник тогда был исключительно исполнителем воли заказчика − благородного представителя знати. И чем точнее и качественнее выполнялся заказ, тем выше был, как бы мы сейчас сказали, рейтинг художника. Мало того, в те времена художника могло серьезно обидеть, если бы заказчик сказал художнику нарисовать что-то так, как художник сам захочет! Художники даже гордились тем, что не сделали ни одного мазка без заказа! То, есть, по сути дела, те самые благородные представители знати играли для художника, перекладывая на сегодняшние понятия, даже большую роль, чем сейчас известный галерейщик и куратор вместе взятые! Именно просвещенная высшая прослойка общества, увлеченная определенной философией и мировоззрением, а не художники, как мы привыкли думать, была тогда движущей силой искусства, формировала облик искусства того времени!

Несомненно, художники разделяли передовые взгляды и не были слепыми исполнителями, но художник в то время лишь исследовал, технически разрабатывал и осуществлял в практическом смысле, настроения и желания просвещенной светской интеллигенции, представители которой называли себя гуманистами. Конечно, у каждого заметного в то время художника невольно складывался свой авторский почерк, каждый работал вдохновенно и с полной духовной самоотдачей. Но, даже несмотря на то, что в центре культуры Возрождения находился Человек, ценилась, прежде всего, объективность в искусстве, и никому не приходило в голову глубоко рассуждать о взаимосвязи внутреннего мира художника и его творений. Должно было пройти еще несколько веков, еще один виток спирали в саморазвитии искусства, чтобы оно вышло на иной уровень (не технический), чтобы была, как бы легализована в полной мере взаимосвязь личности художника, его жизни, судьбы, характера, его внутренней природы и его творений. Впервые заметные сдвиги в процессе этого осознания стали появляться только в эпоху романтизма, в XVIII веке.

Сейчас же наши взгляды коренным образом изменились. Художник превратился в самостоятельную творческую единицу настолько, что многие и классические и современные художники воспринимаются законодателями моды и стиля. Заниматься конъюнктурой с некоторых пор стало для художника зазорным. Сейчас странно было бы видеть художника желающего, чтобы ему дали узкий коридор возможностей при заказе картины. Художник стал прочно у нас ассоциироваться с самой свободной профессией. Почему такое произошло? Оказалось, все дело в возможностях самодвижения искусства. Искусство, в один исторический момент, переросло роль обслуживания высшего сословия, и выросло до уровня самодостаточности. Появились научные и практические исследования воздействия различных составляющих изображения на психику человека. Совсем недавно, по историческим меркам, специалисты стали обращать заметно больше внимания на взаимосвязь исходных первоэлементов визуального изображения и духовного месседжа произведения. Сейчас во всю уже используют живописную практику для саморазвития, и духовного оздоровления. За последнее время коренным образом изменились подходы в искусстве живописи. Ну и наконец, сильно сместились акценты в ценности самой современной живописи, теперь цениться то, что ранее считалось чуть ли не вопиющими недостатками: экспрессивность, этюдность, абстрагирование, декоративность, нелогичность. И кто знает, какие сюрпризы саморазвивающееся искусство нам готовит в новую эпоху искусственного интеллекта? Кем станет художник? Как изменится понятие красоты в произведении искусства? Что в искусстве будет ценно, а что нет?

Художник Эдуард Флеминский, фото; Ed Fleminskiy / FB

Пообщавшись сегодня с искусственным интеллектом (ChatGPT), и немало потрудившись, я получил от него ответ, который натолкнул меня на размышления по поводу все того же, интересующего многих вопроса: как развитие ИИ в ближайшее время повлияет на «человеческое» искусство? Я извлек самое важное, что при дальнейшем анализе приводит к интересным выводам.

Итак, ИИ не может написать критическую статью на художественное произведение. То есть, он может написать подобие такой статьи, если ему дать очень много оценочной информации об авторе, о его стиле, о самой картине, и т. д. и т. п., то есть то, что было написано уже когда-то людьми. Но это критика будет компиляцией, причем не живой. Сам ИИ сгенерировать на основе своего отношения к предмету не может, потому что у него нет чувствительных инструментов для этого. Он не может оценить произведение, как не может оценить, например, вкус блюда, потому что у него нет рецепторов, опыта оценки пищи, пристрастий в еде, вкуса. Это все к тому, что есть прямая взаимосвязь между художественной критикой и художественным процессом создания произведения, так как каждый художник, вырабатывая свой стиль, стремясь к определенному совершенству, является несомненно критиком своего и чужого искусства. Художник действует согласно своего жизненного опыта, сложившегося вкуса, своих ценностей, как человеческих, так и художественных. То есть произведение, созданное человеком есть всегда продолжение самой личности человека. А произведение, созданное ИИ, имеет след пласта человеческой культуры, но обезличенной, потому что процесс становления ИИ-художника и его самообучение основан на совсем иных принципах.

Тут очень кстати вспомнить спор Казимира Малевича с Михаилом Осиповичем Гершензоном − русским мыслителем, историком культуры, публицистом и переводчиком. Спор этот был связан с вопросом об экспрессии личности художника и роли обезличивания в искусстве. Малевич утверждал, что художник должен устранить свою личность и индивидуальность в процессе создания произведения. Он придерживался идеи «чистого искусства», свободного от человеческих эмоций и субъективных элементов и создания нейтрального, автономного искусства, которое должно быть свободно от внешних влияний и ограничений, целью которого является создание нового, уникального мира. Малевич считал, что только обезличенное и нейтральное искусство может достичь истинной красоты и смысла.

М. О. Гершензон, напротив, отрицал идею обезличивания в искусстве. Он полагал, что искусство всегда связано с обществом и реальностью и способно изменять общество и воздействовать на мир, а личность художника и его индивидуальный опыт играют важную роль в творческом процессе. Он считал, что искусство не только отражает мир, но и передает чувства, эмоции и идеи художника, что именно личность художника делает произведение искусства особенным и оригинальным.

Знал бы Малевич, что придут такие времена, когда его слова будут восприниматься совсем по-иному! Можно сказать, что мечта Малевича исполнилась: «истинная красота и смысл» в работах ИИ несомненно прослеживаются уже и сейчас, и никаких художников, никаких малевичей для этого уже не нужно. «Новый уникальный мир» в работах ИИ может быть скоро возникнет, а может быть и нет. Если да, то мы будем иметь ИИ не просто как высококлассный инструмент в руках художника, но как некий новый альтернативный мир искусства. Хотя на чем он будет основываться − не понятно. Его перспективы и нужность тоже неясны. Людям он вряд ли будет интересен, а самому ИИ и подавно. Как бы Малевич отнесся к исполнению своей мечты? У меня есть большие сомнения, что он бы был в восторге.

Итак, ИИ-художник не просто высококлассный инструмент в руках человека, он может быть самостоятельным, может быть не только мастерским конъюнктурщиком и компилятором, но и в состоянии постичь материальные законы гармонии, такие как взаимосвязь форм, линий, цвета, фактур, может творить на определенную тему, стилизовать под любые стили, и даже имитировать эмоции! В чем же тогда на практике будет выражаться разница между творениями талантливого художника и ИИ? Этот вопрос самый сложный и самый важный, ибо он определяет дальнейший путь развития искусства на планете.

Формальный ответ на это вопрос есть: отличие − в человеческой личности, которая во взаимосвязи мыслей, чувств и эмоций с художественными средствами выражения должно по идее придавать человеческому произведению какую-то особую живость, недоступную ИИ. Возможно, в техническом плане произведения ИИ могут быть более совершенными, чем у человека, но весь вопрос в том, что мы вскоре будем называть совершенством? И не будет ли совершенство восприниматься нами как своеобразная мертвечина. Уже сейчас меня подташнивает от многих картинок, сгенерированных ИИ, ставших уже навязчивым мейнстримом в соцсетях. И если какой-то человек − художник до сей поры работал в подобной стилистике, то время его ушло. Не потому, что он слабее ИИ как художник, а потому что его стиль благодаря ИИ вышел в тираж.

Возможно, что вскоре понятие красоты вновь претерпит изменения, как например в начале эпохи модернизма, когда фотография стала обыденным явлением и вытеснила во многом живопись. Тогда впервые со времен Древней Греции, художник был освобожден от необходимости тупо копировать натуру. Возможно, изменения сейчас будут еще более серьезные, чем тогда. Да, пусть творение человека будет не совершенным, но оно должно выражать суть человека, его жизнь, и быть его продолжением. Похоже, что нас ждет что-то вроде Нового Модернизма. Если предпосылками Модернизма во второй половине XIX века были духовный кризис в обществе, разочарование в традиционной религии, стремительное развитие научно-технического прогресса, неуверенность в завтрашнем дне, вплоть до ощущения у многих людей того времени тупика в развитии цивилизации, то чем наше время принципиально отличается от того времени? Модернизм провозглашал полное обновление, потому что в этом крылось желание человечества не столько измениться, но, прежде всего, просто выжить в новых реалиях. Не подобное ли чувствует сейчас большая часть вдумчивого населения планеты? Хотя Модернизм очень многогранен, но в главных своих направлениях, он противопоставил переживания личности художника общественному молоху, перемалывающему судьбы людей в войнах и революциях, он сместил акценты с сознательного и логичного в человеке, на бессознательное, импульсивное и изначальное. На мой взгляд − слишком много параллелей. Да, видимо мы незаметно, но уверенно вступаем в Новый Модернизм, новый виток обновления и общества и искусства».

Эдуард Флеминский, российский художник. Фото: © Ed Fleminskiy / FB.

Предыдущие выпуски читайте здесь: часть 1 и часть 2.

Posted in Художник говорит | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

3-я Рижская биеннале отменяется

Подготовку 3-й Рижской биеннале современного искусства приостановили из-за связей ее организаторов с Россией. По этому поводу устроители мероприятия опубликовали официальное заявление. Ранее биеннале была перенесена на лето 2023 года из-за событий на Украине и должна была открыться 10 августа. Российское финансирование RIBOCA уже становилось предметом дебатов в латвийском художественном сообществе, поскольку деньги на ее проведение предоставлял российский предприниматель Геннадий Миргородский.

Дайна Тайминя "Мечты и воспоминания" (2020), фото: Хайди Яансоо

Рижская международная биеннале современного искусства (RIBOCA) была основана в 2016 году ассоциацией RĪGAS STARPTAUTISKĀ BIENNĀLE, задумывалась как новая глобальная платформа для продвижения современных художников Прибалтики и оказания им образовательной и общественной поддержки на региональном и международном уровне.

Иллюстрация: работа художницы Дайны Тайминя «Мечты и воспоминания» (2020) для 2-й Рижской международной биеннале современного искусства. Фото: © Хайди Яансоо.
Posted in Бизнес, События | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Икона и квадрат

В издательстве «Библиороссика» вышла книга Марии Тарутиной «Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение». В ней автор показывает, как русско-византийская художественная традиция заново открывалась деятелями искусства 1860–1920 годов, и исследует связь между византийским возрождением и модернистскими экспериментами, которые на протяжении продолжительного времени оказывали влияние на авангардные движения XX века.

«Книга Тарутиной − это исследование, в котором есть место и линейному повествованию, и художественному анализу. В качестве объекта изучения избрано творчество четырех художников: Врубеля, Кандинского, Татлина и Малевича. Все они (ни для кого не секрет) тесно связаны с русским авангардом, и на всех них (а это уже для кого-то станет открытием) повлияло русское и византийское религиозное искусство. Автор не боится проводить неожиданные параллели и придумывать новые теории», − пишет о книге обозреватель проекта «Горький» Виктория Петракова.

Краткая справка. Мария Тарутина − профессор Йельского университета (США) при Национальном университете Сингапура, специалист по искусству дореволюционной и ранней советской России. Английский оригинал «Иконы и квадрата», вышедший в 2019 году, был удостоен премии Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований университета Южной Калифорнии. В настоящее время Мария Тарутина работает над монографией о творчестве Михаила Врубеля.

Исходные данные: Мария Тарутина. «Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение». СПб.: «Academic Studies Press» / «БиблиоРоссика», 2023. Перевод с английского Ксении Тверьянович. Твердая обложка, 419 стр., 14 цветных иллюстраций, ISBN 979-8-887191-30-0 («Academic Studies Press»), ISBN 978-5-907532-62-5 («Библиороссика»). Фото: © bibliorossicapress.com.
Posted in Книги | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Живопись Юрия Волкова

«Фашизм кроется в самой природе человека: в жестокости, в снобизме, себялюбии, мещанстве, обывательщине, стяжательстве, карьеризме, властолюбии… Это первые ступени на пути к фашизму» − писал в своем дневнике известный советский художник-баталист Юрий Волков.

Юрий Васильевич Волков родился 26 июня 1921 года в Севастополе. Учился в средней школе № 2 в Евпатории, где рисование у него преподавал выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств Павел Александрович Алипов. Благодаря ему, Юрий уже в шестнадцать лет получил первую премию на Всесоюзном конкурсе детского творчества за акварель «Переход Красной армии через Сиваш».

В 1939 году юноша поступает в Крымское художественное училище, в мастерскую академика Н. С. Самокиша. С началом Великой Отечественной войны его призывают в армию. Отступая с боями, Юрий был дважды тяжело ранен, вместе с госпиталем попал в плен. Находясь в фашистских концлагерях под Лубнами и в лагере «Картофельный городок» в Симферополе, трижды бежал. В 1942 году, оказавшись после побега из плена в занятой немцами Евпатории, стал свидетелем расстрела советских воинов, участников январского Евпаторийского десанта. В составе 2-го гвардейского Николаевско-Будапештского механизированного корпуса освобождал Вену, Будапешт и Прагу. За мужество и отвагу был неоднократно награжден орденами и медалями. Зимой 1945 года Юрий Волков получает от командования разрешение выполнять репортажные фронтовые зарисовки и батальные сцены, которые позднее стали основой для его картин.

После войны фронтовика, закончившего всего два курса художественного училища, приглашали учится и работать в московскую Студию военных художников имени М. Б. Грекова. Однако он решил остаться на родине, в Евпатории. Юрий страстно занялся самообразованием, много писал с натуры, даже изготовил специальные манекены, чтобы лучше изучить анатомию. В своей мастерской он собрал обширную коллекцию военного реквизита и трофейной униформы. Журналист Б. Случанко, который побывал в студии Волкова в 1956 году, писал: «Каждый, кто заходил в мастерскую, невольно мог подумать, что попал в разгромленный немецкий штаб. Навалом лежали шинели, черные немецкие мундиры, каски, тускло блестело серебро офицерских погон, угрожающе темнел ствол автомата…».

Спустя два года после Победы, на выставках художественного музея Симферополя одно за другим появляются три батальных полотна Юрий Волкова: «На Сталинградской дороге», «Не уйти», «Подвиг пяти черноморцев». Эти работы принесли молодому живописцу первый успех: в марте 1947 года он принят в Союз художников СССР, а военная тема стала основной в его творчестве. Помимо станковой и монументальной живописи, Юрий пробует себя в качестве графика, иллюстрирует книги «Сердце солдата» И. Ф. Стаднюка, «Степное солнце» П. А. Павленко, «Кирюша из Севастополя» Е. С. Юнга.

В Евпатории художник написал свои лучшие произведения, передающие в манере реализма и высокой композиционной динамики героизм советских воинов: «Подвиг пяти черноморцев» (1948), «Не забудем» (1959−60-е), «В степях Украины» (1983), а также трагизм тупикового финала захватнической войны для солдат вермахта: «Херсонесский тупик» (1953), «Расплата» (1957) и другие. На основе материалов следствия и свидетельств мирных жителей города автор создал героическую серию «Красная горка» (1948−1950), раскрывающую зверства фашистской военной оккупации Евпатории.

Юрий Васильевич Волков перед полотном Расплата, 1956 год, фото из архива автора

Конечно, Юрий Волков легко мог стать приближенным к власти «придворным» советским баталистом. Однако не стал, поскольку с детства был верующим христианином (его отец был из семьи православного священника), и, более того, не скрывал этого факта даже на фронте. В середине пятидесятых годов живописец создал росписи из цикла «Голгофа» в Свято-Николаевском соборе Евпатории, о чем немедленно доложили в Киев. В то время член Союза художников не мог выполнять заказы для церкви без специального разрешения. Случай рассматривала комиссия СХ во главе с народным художником СССР М. Г. Дерегусом, однако Волкова, к счастью, из союза не исключили. Просто в 1962 году, после очередного закрытия храма и переделки его в спортзал, фрески были уничтожены гашеной известью, поскольку проступали сквозь новую побелку.

За эти годы художник написал совсем немного и чисто жанровых картин: «Кризис прошел» (1954), «На курорт» (1960), «Дети и море» (1958), «Горячая пора» (1950).

Последнее масштабное полотно Юрия Волкова «Не забудем» (1960), посвященное победе в Сталинградской битве, точнее той цене, которая приблизила эту победу, провисело на Всесоюзной выставке в Манеже всего три дня. Картина была снята по указанию свыше, поскольку чиновники посчитали, что изображение мертвого немца придавало работе излишнюю натуралистичность. Министерство культуры СССР заплатило автору причитающийся гонорар, и больше изъятую с выставки картину никто не видел.

Репутация невольного диссидента преследовала автора и все последующие годы. В 1988 году крымское отделение Союза художников выдвинуло Юрия Васильевича на звание Заслуженного деятеля искусств УССР. Однако его кандидатура была отклонена. Вне официального признания Волков расписывал храмы, экспериментировал с различными техниками живописи и графики, рисовал углем, тушью, занимался керамикой − то есть попросту ушел в своеобразное добровольное отшельничество.

Последние годы жизни художник провел почти в полной нищете. Умер Юрий Васильевич 25 января 1991 года, похоронен на кладбище в Евпатории. В настоящее время произведения Волкова хранятся в Симферопольском художественном музее, Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого, севастопольском музее Черноморского флота, евпаторийском краеведческом музее.

Все репродукции работ Ю.В. Волкова взяты из открытых источников.

Continue reading

Posted in Живопись | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Цветы и белки

Бельгиец Ники Колемон (Niki Colemont) очень любит фотографировать белок в их естественной среде обитания. В 2022 году он даже получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе журнала «National Geographic», запечатлев этого милого зверька в композиции «Круг жизни». Приятель фотографа, талантливый художник-флорист, попросил Ники сделать при случае серию снимков, на которых белки, так или иначе, взаимодействовали бы с цветами. Конечно же, натуралист с радостью согласился.

«Вы когда-нибудь задумывались, что делают рыжие белки, когда думают, что их никто не видит? Это − самые любопытные существа на свете и при этом невероятно настойчивые. Как бы мы ни любили аромат цветов, он с такой же силой привлекает и белок. Они едят розы, едят маргаритки, нарциссы, бархатцы, герань и гиацинты» − восхищается автор повадками своих любимцев. А что получилось из этой затеи, вы можете увидеть в подборке нашего сайта.

Continue reading

Posted in Фотография | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Летняя пора

В весенне-летней коллекции от-кутюр ливанского модельера Зухаира Мурада восточная роскошь прекрасно сочетается с аристократической утонченностью французской Ривьеры. Мотивы двадцатых годов прошлого века, повлиявшие на моду семидесятых, вновь вернулись на подиум в таких деталях, как рукава-колокольчики и «летучая мышь», а также в струящихся комплектах брюк с вышивкой макраме.

Зухаир Мурад (Zuhair Murad) родился в католической семье мелькитов в Рас-Баальбеке. После окончания средней школы переехал в Париж, где защитил диплом дизайнера в сфере моды. В 1999 году Мурад впервые появился на подиумах Рима со своей авторской коллекцией, включающей одежду от-кутюр, прет-а-порте и линейкой аксессуаров. В ближайшее время он планирует заниматься также парфюмерией, купальниками, нижним бельем и дизайном мебели. Модельер имеет бутики в Бейруте на проспекте Шарля Хелу и в Париже на улице Франсуа I. Также у него есть свой выставочный зал в Милане. Все фото: © zuhairmurad.com.

Continue reading

Posted in Подиум | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Вину за вероятную гибель «Троицы» заранее перекладывают на Третьяковку

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что реставрационный Центр имени И. Э. Грабаря готов к приему иконы Андрея Рублева «Святая Троица» для «восстановления». После обсуждения процесса работы с директором Центра Дмитрием Сергеевым она сказала, что для шедевра подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение. Это значит, что «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, затем отправится в Центр Грабаря, а оттуда прямиком в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Однако специалисты из музейного сообщества  уверены, что такие меры − лишь «видимость поиска решения», и вину за вероятную гибель памятника древнерусской иконописи заранее перекладывают на Третьяковскую галерею. Например, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Лев Лифшиц комментирует эту ситуацию так:

«Зачем икону передавать в Центр Грабаря, где нет таких условий, как в Третьяковской галерее? Это то же самое, если во время операции от одного хирурга передать другому скальпель. Министерство культуры потеряно и подставлено − и вынуждено принимать дурацкие решения. Всем понятно, что «Троицу» нельзя передавать, если вы хотите сберечь ее. В Троице-Сергиевой лавре ее некуда девать. В Троицком соборе многие годы не могут наладить температурно-влажностный режим − там в очень неблагополучном состоянии находится рублевский иконостас. То, что происходит, это создание видимости поиска решения − игра на публику. Ни о какой реставрации говорить нельзя: реставрация − это воссоздание памятника в виде, максимально приближенном к первоначальному. Все реставрационные работы давным-давно сделаны − еще в начале века. Сейчас можно заниматься только консервацией. Сохранением шедевра. Сейчас происходят странные маневры, потому что надо выходить из положения. А как выйти − никто не понимает.

"Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя, фото: журнал Московской Патриархии / ok.ru

Доски держатся на шпонках, склеивать их нельзя − уже пытались, и оказалось, что это невозможно. Ее надо содержать в «пеленочных» условиях, в идеальном режиме постоянного наблюдения. Это хронически тяжелобольной памятник.

Там <в Центре Грабаря> есть опытные реставраторы, но конкретно с этой иконой они не работали. Что происходит? Это что: вызов Третьяковской галерее − указание на то, что это она-то и погубила «Троицу»? Она-то во всем виновата, поэтому переводим из одного реставрационного центра в другой? В каких случаях пациента переводят из одной больницы в другую?

Лучшая «специализированная больница» − это темперная реставрационная мастерская Третьяковской галереи, где есть люди, которые в течение многих лет занимаются наблюдением и консервацией конкретно «Троицы». У них накоплен огромный опыт по этому памятнику. Чтобы спасти «Троицу», надо оставить ее в покое! Там, где она находилась в стабильных условиях, где есть идеальный температурно-влажностный режим и регулярное наблюдение. Другого выхода нет». Источник.

Фото: © журнал Московской Патриархии / ok.ru.
Posted in Критика, Общество | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment